Blogia

Curso de Fotografia

Apuntes de clase

Portafolios  

Es un contenedor de experiencias, documentos, imágenes, todos presentados en éste como evidencia de trabajo. Estrategias, conocimientos, actividades, son elementos que el docente puede recuperar para valorar un puntaje. ESTRUCTURA 

  1. El propósito: especifica la finalidad del producto
  2. evidencias o contenido:
  • Artefactos construidos por el alumno
  • Reproducción, son documentos recogidos a lo largo del curso como grabaciones, citas de autores, correos, imágenes, etc.
  • Testimonios, comentarios de docentes o alumnos sobre trabajos
  • Producciones, son los documentos y con la explicación de éste.
 CONTENIDO 
  1. Portada
  2. Índice de contenidos
  3. Objetivos del portafolio
  4. Evidencias
  5. Conclusiones
  6. Auto evaluación

 Cámara a elegir 

Para saber cual es la cámara ideal para mí primero necesito responder las siguientes preguntas: 

  1. ¿Cuál es la cámara que se recomienda para el curso de fotografía  en ciencias de la comunicación?
  2. ¿Qué tipo de fotografías quiero hacer?
  3. ¿Cuales son las tipos de fotos que puedo hacer?
  4. ¿Cuáles son los tipos de cámara y sus características?
 Tipos de cámaras:
  • 35 mm Reflex
  • Digital Reflex
  • Cámara de medio formato
  • Cámara de gran formato
  • Cámara de visor directo
  • Cámara de pinhole

 La mirada opulenta 

-         El ser humano es n animal visual                                                                                                    -         El 90% de la información de un hombre proviene de los                                                             -         El poder de la visión tiene relación con nuestra configuración imaginaria, en otra época   no      porque se mezclaba con acontecimientos mágicos extrahumanos, que provenían de seres supremos del bien y el  mal.                                                                                                        -         En la mitología griega los mitos estaban relacionados con el poder de la visión como:              

            * El principe Aragog estaba cubierto de ojos        

            * El poder de medusa

            * El Basilisco

            * El cíclope                                                                  

  El unicornio

 El uso de la cámara oscura se remonta a tiempos muy lejanos. Los documentos  más antiguos corresponden a platón. Aristóteles dejó constancia de sus conocimientos con la cámara oscura. 

LISTA DE LOS ANTIGUOS ELEMENTOS PARA HACER FOTOGRAFIA                                    ·        Karton                                                                                                                                               ·        Resina de baltor                                                                                                                             ·        Un cristal iridiscente de androdtían                                                                                               ·        Lámina de jaldir (2 o 3)                                                                                                                    ·        Arcilla naranja de livandir                                                                                                                 ·        Polvos de taltor                                                                                                                                 ·        Cualquier imagen refulgente                                                                                                         ·        Un cuerno de unicornio  

Diafragma, película, doble y mitad 

Estenopo: diafragma (dispositivo mas tecnológico)Diafragma: mecanismo de relojería que permite convertir ese orificio a una medida de tiempo diferente, consta de diferentes aberturas, (f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f16, hasta el f22) su función es dosificar la cantidad de luz que llega a la cámara y la profundidad e campo. El grado de sensibilidad depende de la película (iso o asa) estas son sus medidas: 100, 200, 400, 800, 1600, 32000) 

Exposímetro

 Exposímetro: es un dispositivo que es utilizado para medir la luz que está tomando la cámara 

La matanza de Aguas Blancas 

El miércoles 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, agentes de la Policía Motorizada y Judicial del estado de Guerrero emboscaron a una camioneta que transportaba, desde el pueblo de Atoyaquillo hasta Coyuca de Benítez, a campesinos que iban a comprar y vender mercancías, así como a miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur que pretendían participar en un mitin en Atoyac de Alvarez.Los policías acribillaron a los campesinos. Los sobrevivientes aseguran que los heridos fueron ejecutados con un tiro en la cabeza. Dieciseis campesinos resultaron muertos, otro falleció posteriormente. Después de la matanza los policías colocaron armas de fuego en las manos de los campesinos muertos y aseguraron que ellos habían actuado en legítima defensa.En el lugar de los hechos se encontraba un helicóptero en el cual estaban a bordo el secretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán y el director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy. En el momento que se escuchó el primer disparo, el helicóptero levantó el vuelo. El comandante Manuel Moreno González, director de Protección y Vialidad del Estado, responsable de la policía Motorizada, dirigía el operativoTodo indica que la masacre fue planificada cuidadosamente. La tarde del martes 27 de junio, los responsables del hospital municipal de Atoyac recibieron instrucciones del gobierno estatal para que estuvieran preparados para cualquier contingencia en las próximas horas. Al mismo tiempo varios grupos de policías salieron por la noche hacia Coyuca de Benítez. Este mismo día, el gobernador habló con la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, y le dijo que ya había tomado providencias para que el grupo de la OCSS no llegara a la manifestación de Atoyac y que iban a tratar de detener a la gente de Tepetixtla «a como dé lugar». Después de la masacre, tuvieron otra conversación telefónica y el gobernador dijo «¡Venían a la guerra y guerra tuvieron! ¿Somos o no autoridad?».

Bailando en la oscuridad

Bailando en la oscuridad (2001)de Lars von Trier 

Selma Jezkova (Björk), inmigrante checa y madre soltera vive en una caravana con Gene, su hijo de diez años. Sus vecinos, el policia local y su mujer han cuidado de Selma y su hijo desde que llegaron a los Estados Unidos. Selma trabaja en una fábrica troquelando fregaderos de acero inoxidable. Una enfermedad hereditaria está dejando a Selma sin vista y está decidida a ahorrar todo el dinero necesario para asegurarle a su hijo una operación antes de que sufra el mismo mal. Cada día de cobro, añade más dinero al fondo de Gene, guardándolo en un lugar secreto. Por las noches Selma y su amiga Kathy (Catherine Deneuve) preparan una producción amateur del musical Sonrisas y lágrimas. Su entusiasmo suple su falta de experiencia ya que Kathy ha aceptado tomar parte sólo para levantar el ánimo de su amiga. Selma interpreta a María. De vez en cuando, las dos amigas van al cine para ver musicales. Con gran fastidio del público, Kathy tiene que describir a Selma lo que ésta no puede ver en la pantalla. Kathy sospecha que la vista de Selma está mucho peor de lo que parece y se sorprende cuando ve que su amiga se las ha arreglado para pasar la prueba de visión que le permite continuar en el trabajo. De hecho, Selma ha repetido la tabla tal y como la tenía en su memoria. En realidad, ve muy poco y cada día menos. Selma tiene un admirador, Jeff, que espera pacientemente en el exterior de la fábrica deseando que algún día ésta acepte que le lleve a casa. Selma le rechaza pero Jeff la espera a pesar de todo.

  

Fotoseptiembre

 

FOTOSEPTIEMBRE 2006

Del 4 al 30 de septiembre, la décimo tercera edición de FOTOSEPTIEMBRE 2006 estará presente en Sonora con 73 eventos, que incluyen 54 exposiciones con más de 100 autores, 5 conferencias, 7 talleres, así como revisión de portafolios, presentación de publicaciones y proyecciones audiovisuales.

Fotoseptiembre es organizado por el Gobierno del Estado de Sonora a través del Instituto Sonorense de Cultura, con el apoyo del Forca Noroeste y del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Sonora (FECAS), así como el valioso patrocinio de diversos organismos públicos y privados.

Ivonne Venegas, Conferencia

Ivonne Venegas asistió al XI Concurso de Fotografía Creativa, con apoyo del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora, para formar parte del jurado de éste.

En la conferencia presento sus más recientes trabajos como, "Las novias más hermosas de Baja California" y la presentación de fotos de los actores de la telenovela Rebelde de loas cuales se desprenderá un libro y a su ves éste los presentara como un fenómeno.

En la conferencia  se tocaron toda clase de temas.

La fotógrafa Ivonne Venegas se enfoca más hacia las clases media alta y alta ya que su padre es fotógrafo de sociales y por ello fue de él de quien tomó la profesión.

Tijuana 3ra. Nación

Presentación del libro Tijuana 3ra. Nación de Antonio Navalón                                                      Comentarios: Leopoldo Santos Ramírez, Joel Montoya y el autor                                                          Centro INAH Sonora, Antigua Penitenciaria.

La fotografía en el cine

Exhibición de la película Pecker, el fotógrafo (Director: John Waters, fotografía: Robert M. Stevens, EE.UU. 1998)

Pecker, un joven empleado de una tienda de comida rápida, y fotógrafo compulsivo de la fauna humana, esta dedicando especial atención a los retratos de su novia y de su familia. En cierta ocasión a su paso por la ciudad, una galerista de New York se interesa por los trabajos de Pecker, convirtiéndolo en la última sensación de la escenografita artística neoyorkina. El éxito altera totalmente la vida de Pecker, cuya familia será el punto de mira de un malsano interés por parte de los petimetres de la gran manzana, al tiempo que la fama comenzara a asfixiarle, se encontrara así ante una encrucijada, un triunfo arrollador o una tranquila y anónima vida en Baltimore.

Exposición Sin asunto

Carlos Licón

El Colegio de Sonora

AUTORES de la historia de la fotografia

Famosos por sus técnicas Ansel Adams por sus fotografías paisajísticas, Cecile una gran retratista de personajes famosos, Henri Cartier Brenson y el momento decisivo, Brassai un fotógrafo de la noche...

Todos ellos grandes maestros de la fotografía.

Ansel Adams, fotógrafo paisajístico

 Ansel Adams nace en 1902 en San Francisco (Estados Unidos), adoptó como tema fotográfico los paisajes del suroeste de su país.En 1916 realizó un viaje a Yosemite, California, donde captó en blanco y negro la majestuosidad de la naturaleza de Estados Unidos. Sus fotografías reflejan un enorme contraste de sombras y luces, desiertos áridos, nubes gigantescas y monstruosos árboles.

Entre sus obras destacan Taos Pueblo (1930), Sierra Nevada (1948), This Is the American Earth (1960) y Yosemite and the Range of Light (1979).

 

Cecil Beaton

 Cecil Beaton nació en Londres en 1904. Debido a sus grandes dotes conquista la fama a nivel mundial, como Fotógrafo y diseñador británico.En 1915 le regalan su primera cámara fotográfica una Kodak 3A de fuelle. Fue guiado por Alice Collard quien le enseñó las técnicas del revelado y fijado.En 1924 se introdujo en el mundo de Vogue con un retrato retocado de su amigo George Rylands. Durante varios años después, reúne material suficiente y abre una exposición en el West End, en 1926 empieza a dedicarse exclusivamente a la fotografía.

En 1929 se queda en New York, trabajando desde el estudio para la firma Vogue.

Hacia 1930 regresa con un gran triunfo a Londres donde escribe su primer libro "El libro de la belleza". Viaja hasta Hollywood donde gracias a su ingenio y aprovechando la deslumbrante luz de California y sus pintorescos claroscuros realiza una serie de retratos a grandes personajes, tales como; Gary Cooper, Johnny Weissmuller, Dolores del Rió.

Desde sus viajes por Rusia, África, España y México, retrata a Henry Ford, Salvador Dalí y su esposa Gala, Picasso, Rolling Stones, entre otros.
Murió el 18 de enero de 1980.

Bill Brandt

 Nació en 1904 en Hamburgo. Se interesa por la fotografía a partir de los 20 años, cuando todavía residía en Viena. Este gran maestro de la fotografía, optó por resaltar valores como la poesía, la justicia y el amor.

1929 se muda a París donde trabajará como asistente de Man Ray, para trasladarse dos años después a Londres. Allí empieza su carrera como fotógrafo independiente. Durante este tiempo Brandt hace fotografías de grandes ciudades inglesas, en un momento en el que se apresura una crisis económica.

 

Auguste y Louis Lumière

 Auguste y Louis Lumière son los grandes padres del cine.Auguste (Besançon, Francia, 1862-Lyón, 1954) y Louis (Besançon, 1864-Bandol, Francia, 1948). Ambos realizaron importantes descubrimientos en el campo de la fotografía. Su padre, Antoine, era un conocido pintor retratista que se había retirado para dedicarse al negocio de la fotografía; tanto Louis como Auguste continuaron con el negocio familiar.Louis desarrolló un novedoso método para la preparación de placas fotográficas, que convirtió la empresa familiar en líder europeo del sector. En 1894, Antoine fue invitado a presenciar una demostración del kinetoscopio de Edison. Fascinado por el invento, propuso a sus hijos que buscasen la manera de mejorarlo, ya que se trataba de un aparatoso artilugio, cuyas proyecciones sólo se podían contemplar a través de una ventanilla.Un año más tarde, Louis había hallado la solución. En 1895 Louis consigue construir en Lyón, el primer aparato cinematográfico. Con él rodó la salida de los obreros de su fábrica, su primera película formó parte del primer programa cinematográfico presentado en público, en París el 28 de diciembre del presente año.Uno de sus primeros films, La llegada de un tren a la estación de Ciotat, el efecto de una locomotora que parecía salir de la pantalla fue sorprendente.

Mientras Auguste seguía con sus actividades hacia la biología, Louis Lumière siguió innovando en el campo de la imagen con la creación del fotograma, la placa de tricromo para fotografiar en color, la fotografía en relieve y el cine estereoscopio.

 

Henri Cartier Brensson

 

Henri Cartier-Bresson Nacido en Chanteloup (Francia) el año 1908 en una familia de clase media. Siendo todavía un niño ya se siente atraído por la fotografía. Estudia pintura y literatura en Cambridge, pero hasta 1931 no empieza como fotógrafo. Sus primeras experiencias con la fotografía empezaron con una cámara Kodak Box Brownie.
En 1932 adquiere su "maravillosa" Leica: el formato de 35 mm llega a sorprenderle y fascinarle. Henri llegó a cubrir de negro las partes niqueladas de su cámara para pasar inadvertido.
Se encontraba muy atraído por imágenes de fotografía de carácter deportivo, publicadas en aquel entonces por revistas francesas y alemanas de los años 30. Era un padre del fotorreportaje y junto a Robert Capa fue también el cofundador de la agencia Magnum Photos.
Poseía una gran capacidad única para capturar el momento efímero en que la importancia del tema se da a conocer en la forma, el contenido y la expresión. Lo llamó el momento decisivo.
Referente a su técnica jamás recortó los negativos, se positivaban completos, sin encuadrar ni cortar nada. Realizó fotografías en prácticamente todo el mundo y fue el primer fotógrafo en exhibir en el museo del Louvre, en París.
Publicó numerosos libros, es de destacar el publicado en los años 50 titulado "Images a la sauvette" que es todo un legado y compendio del significado, técnica y utilidad fotográfica.
En el año 1974, decide dar un cambio a su carrera como fotógrafo para volver a la pintura, su verdadera vocación desde la infancia. En sus últimos años de vida, crea junto a su mujer la Fundación Henri Cartier-Bresson, en la que recopila toda la obra que realizó en vida.
Henri fallece el 4 de agosto del 2004 a los 95 años de edad.

 

Bereneci Abbott, fotógrafa documentalista

 

Berenice Abbott nació un 17 de Julio de 1898 en Springfield, Ohio. Fotógrafa estadounidense famosa por su magnífica serie documental sobre la ciudad de Nueva York, así como por su trabajo innovador en el campo de la física.
Estudió escultura en Nueva York y París. A partir de los años veinte se dedicó a la fotografía, debido a la influencia del surrealista estadounidense Man Ray. A través de él conoció al fotógrafo Eugène Atget, con el que trabajó intensamente.
Regresó a su país en 1929 y casi reprodujo fielmente las formas de hacer de Atget en Paris en la ciudad de Nueva York, completando en 1939 el estupendo trabajo titulado "Changing New York".
De los 40 a los 60 años se dedica a la publicación de libros y al estudio fotográfico sobre diferentes y diversos fenómenos físicos.
Impartió clases mientras se dedicaba a finalizar otro de sus trabajos denominado "Ciencia" y "Escenas Americanas".
El último trabajo de fotografía que realizó Abbott, fue sobre una ruta que iba desde Maine (dónde más tarde se establecería) hasta Florida.
Berenice Fallece en 1991.

 

Man Ray, fotógrafo subrealista

 Su verdadero nombre era Emmanuel Radnitzky. Nació en 1980 en Filadelfia (Estados Unidos) de familia judía, su padre era de Kiev, Ucrania y su madre de Minsk, Bielorrusia.
Su familia se traslada a Nueva York en 1897. Man Ray estudia en la Hihg School y en La Escuela de Bellas Artes del Francisco Social Center de NY. En 1913 pinta su primer cuadro cubista, un retrato de Alfred Stieglitz.
En 1915 hizo el primer one-man-show, con el que se hizo famoso su nombre por América, como uno de los primeros pintores abstractos.
Adquiere su primera cámara para hacer reproducciones de sus cuadros.
Con Duchamp participa en experimentos fotográficos y cinematográficos y en la publicación del número único de New York Dadá. Impulsado por Duchamp, Man Ray se mudó París en 1921, con la única excepción de 10 años (entre 1940 y 1951) que vivió en Hollywood durante la Segunda Guerra Mundial, pasó el resto de su vida allí.
Captó la atención con sus primeras fotos abstractas, a las que bautizó como rayogramas. Erróneamente se consideró inventor de la técnica aplicada para ello, que ya la habían experimentado otros artistas anteriormente, entre otros Talbot (hacia 1840) y - Schad (1918). Publicó 12 de sus rayogramas bajo el título "Champs delicieux".
Poseedor de una gran imaginación, y siempre al frente de las vanguardias, trabajó con todos los medios posibles: pintura, escultura, fotografía y películas.
Man Ray fallece en Francia en 1976 y es enterrado en el cementerio de Montparnasse.

Brassai, fotógrafo de noche

Gyula Halàz nació en 1899 en Brasso, Hungría (Tansilvania) Fotógrafo húngaro. Hijo de un profesor de literatura francesa, se siente influenciado por él hacia París.
Llega a la fotografía como autodidacta, comienza estudiando bellas artes en Budapest (1918-1919) y Berlín (1920-1922) y muy temprano frecuenta los círculos formados en torno a Lázló Moholy-Nagy, Vasili Kandinski y Oscar Kokoschka.
En 1924 se trasladó a París como periodista y en 1925 entabló relaciones con Eugène tget, quien se convertiría más tarde en una referencia constante. Primeramente trabaja como periodista, solicitando fotografías para acompañar sus artículos a fotógrafos como André Kertész. Hasta 1930 no se decide a realizar sus propias fotografías.
Fue íntimo amigo de Picasso, del que publicó numerosas fotografías suyas mientras trabajaba. Su obra fue publicada en la revista MINOTAURE.
Se hizo famoso por sus imágenes de París. En sus inicios su carrera era la de un modesto reportero gráfico que se hizo más conocido al publicar escenas de la vida nocturna parisina, "Paris de nuit", en 1933.
Algunos de sus trabajos más populares retrataban los cafés multitudinarios en París. Entre 1936 y 1963, Brassai ejerció como fotógrafo en el Harpers Bazaar. Fue íntimo amigo de Picasso, del que publicó numerosas fotografías suyas mientras trabajaba. Su obra fue publicada en la revista MINOTAURE.
Fallece en 1984
La noche sugiere, no enseña. La noche nos encuentra y nos sorprende por su extrañeza; ella libera en nosotros las fuerzas que, durante el día, son dominadas por la razón..." (Brassaï)

Video de "Como funciona el cerebro"

Linea del tiempo; Historia de la Fotografia

Historia de la Fotografía

La palabra, "Fotografía" tal y como la conocemos ahora, la utilizó por primera instancia en 1839 Sir John Herschel. En ese mismo año se publicó todo el proceso fotográfico. La palabra se deriva del griego foto igual a; (luz) y grafos de escritura.Por lo cual se dice que la fotografía es el arte de escribir o pintar con luz. Varias décadas antes, De la Roche (1729-1774) tras su investigación hizo una predicción asombrosa en un trabajo literario de nombre Giphantie, donde era posible la capturación de imágenes de la naturaleza en una lona cubierta por una sustancia pegajosa, proporcionando una imagen idéntica a la real. Esta imagen, sería permanente después de haberla secado en la oscuridad.De la Roche no se imaginaba siquiera, que la narración de su cuento imaginario podría llegar a ser verídico varios años después. 

Primer dibujo de la cámara oscura. 

La primera descripción completa e ilustrada sobre el funcionamiento de la cámara oscura, aparece en los manuscritos de Leonardo da Vinci (1.452-1.519).                                                                                   En la antigüedad los artistas disponían de una habitación oscura en la que entraban para fotografiar un paisaje circundante, pero estos montajes e instrumentos, tenían un gran inconveniente, eran muy poco manejables. Hacia la segunda mitad del siglo XVII se inventó una mesa de dibujo portátil siguiendo el principio de la cámara oscura.

 Material fotosensible  

El primer paso para fijar la imagen reproducida en la caja oscura sin tener que llegar a copiarla o plasmarla, a mano, ocurre en 1727, realizando una demostración de la investigación experimental sobre la sensibilidad a la luz del nitrato de plata, por el alemán J.H. Schulze.                                                                             El mérito de la obtención de la primera imagen duradera, fija e inalterable a la luz pertenece al francés Joseph Nicéphore Nièpce. (1765-1833).                                                                                                En 1835 Jacques Daguerre publicó sus primeros resultados de su experimento, proceso que llamó Daguerrotipo, consistente en láminas de cobre plateadas y tratadas con vapores de Yodo. Redujo además los tiempos de exposición a 15 o 30 minutos, consiguiendo una imagen apenas visible, que posteriormente revelaba en vapores calientes de mercurio y fijaba lavando con agua caliente con sal. El verdadero fijado no lo consiguió hasta dos años más tarde. Algunos de lo daguerrotipos que produjo se conservan aún en la actualidad.

 Daguerre y el daguerrotipo

A finales de 1829 Daguerre y Niépce formaron una sociedad en la que se reconocía a este último como inventor. Muerto Niépce en 1833, pasa a manos de Daguerre el invento de forma casi completa.El hijo de Niépce heredó los derechos del padre en su contrato, pero después de varias modificaciones; aprovechando la maltrecha economía del heredero, el nombre de Daguerre sería el único que apareciese como creador del invento.Lo perfeccionó con la acción del vapor de mercurio sobre el yoduro de plata y luego con la posibilidad de disolver el yoduro residual en una solución caliente a base de sal común.El lanzamiento se produjo de 1838 a 1839. Daguerre se convierte en una eminencia reconocida y premiada. Inmediatamente comienza a fabricar una serie de material fotográfico haciendo demostraciones en público; una de ellas quedó reflejada en un librito de doce páginas de gran rigor, publicada y descubierto el secreto que encerraba. Sin aportar ninguna nueva mejora importante muere en 1851.Daguerre al contrario de Niépce aportó el lado mercantilista y espectacular con un procedimiento cuya originalidad le era propia. Aunque se trataba de algo costoso y de difícil manipulación, que tan solo producía una prueba única no multiplicable. Pese a sus defectos se propago por todo el mundo, abriendo definitivamente el camino a la fotografía. 

Fotografía sobre papel 

El desarrollo de la imagen sobre papel empezó en 1937 con pequeñas ideas por Bayard y Talbot.William Henry Fox Talbot, puso a punto un procedimiento fotográfico que consistía en utilizar papel negativo, en el cual se podía reproducir un número ilimitado de copias, partiendo de un único negativo.En enero de 1839 Faraday presentó unas imágenes obtenidas, por Talbot, por simple exposición al sol de objetos aplicados sobre un papel sensibilizado. Talbot tras el conocimiento del hiposulfito a través de Herschel, obtuvo imágenes negativas.                                                                                                                                  La cámara siguió evolucionando. En 1854 aparece a través de Petzval, el objetivo de gran angular que abarcaba 92 grados, y en 1860 por Harrison y Schnitzer adaptan a este un diafragma iris.

 Exposición del negativo fotográfico en seco

Tras la dificultad que presentaba la manipulación en los exteriores del colodión, para perfeccionar un tipo de negativo que se pudiera exponer en seco, sin que se necesitara revelar inmediatamente después de su exposición, lleva a un nuevo estudio en investigación de la placa seca.Tras muchos intentos sin éxito se propuso el gelatino de bromuro, quedando desbancado el colodión (1882). El gelatino de bromuro seca la placa.Fue el fotógrafo británico Charles E. Bennett en 1878, quien inventó una plancha seca recubierta con una emulsión de gelatina y de bromuro de plata, similar a las modernas. En 1879, Swan patentó el papel seco de bromuro.                                                                                                                                    El afán de buscar un soporte más práctico que el cristal, hace que el colodión y otros similares nos lleve hacia 1886 donde aparece la celulosa como superficie fotográfica y con unos excelentes resultados.      Más adelante, el acetato de celulosa sustituirá al celuloide. Las emulsiones se relacionan según los diferentes tipos de sensibilidad y la exposición a la luz y el soporte de la emulsión. Estos tipos de sensibilidad se denominan de forma escalonada bien en Din o en Asa/Iso.                                         Mientras se iban investigando y haciendo experimentos para aumentar la eficacia de la fotografía en blanco y negro, se llevaron a cabo grandes esfuerzos para conseguir imágenes de los objetos en color natural. Para ello se utilizaban planchas recubiertas de emulsiones                                                                        En 1861, el físico británico James Clerk Maxwell obtuvo la primera fotografía en color, con el procedimiento aditivo de color.

 Primera película en carrete fotográfico

En 1884 el americano George Eatsman fabricó la primera película en carrete de 24 exposiciones.En 1888 lanzó al mercado otro aparato revolucionario de pequeñas dimensiones (18cm de largo) que estaba provisto de un cargador de 100 exposiciones. Dotado de un foco fijo y una velocidad de obturación de 1/25 segundos. Después de realizar el último disparo, se enviaba a la casa, que revelaba las 100 fotos y recargaba de nuevo la máquina con otro carrete.Costaba alrededor de 25 dólares y se publicó con el eslogan "Usted apriete el botón, nosotros haremos el resto". Este nuevo invento recibió un nombre que se haría famoso en la historia de la fotografía: Kodak.Eastman al crear la primera cámara fotográfica, fundó también en (1854-1932) la casa Kodak.Eastman incluyó en 1891 la primera película intercambiable a la luz de día. De la película sobre papel se pasó en 1889 a la película celuloide, sistema que seguimos empleando hoy en día. 

Autochromes Lumière

En 1907 se pusieron a disposición del público en general los primeros materiales comerciales de película en color. Consistían en unas placas de cristal llamadas Autochromes Lumière en honor a sus creadores, los franceses Auguste y Louis Lumière. En esta época las fotografías en color se realizaban con cámaras de tres exposiciones.Más tarde se comenzó a utilizar la fotografía en la imprenta para la ilustración de textos y revistas, lo que generó una gran demanda de fotógrafos para las ilustraciones publicitarias.También llegó la proliferación de este arte, oficio y profesión, ya que fue requerido por personajes de la política, la cultura etc., que valoraban en la fotografía la posibilidad de permanecer para la posteridad, reflejada su imagen lo más cercana a la realidad, y así perpetuarse en el recuerdo de sus descendientes.

Fotografía color por Charles Cros y Louis Ducos

Ya Niépce y Daguerrere se lamentaron de no poder reproducir los colores en la superficie sensible. Tanto Abel Niépce, como Alphonse Poitevin y Edmond Becquerel obtuvieron resultados de sus investigaciones, pero ninguno concluyente.Charles Cros y Louis Ducos du Hauron coincidieron en enviar, el mismo día 2 de mayo de 1869, a la Sociedad francesa de Fotografía métodos similares sobre la reproducción de los colores en fotografía. Ducos (1837-1920) obtenía sucesivamente tres negativos del mismo tema a través de un filtro colocado entre la placa y el objetivo. Un selector apropiado interceptaba uno de los colores primarios para cada negativo.El positivo transparente se obtenía con la utilización del colorante correspondiente al color que representaba cada negativo. La tricromía es el principio de todos los métodos de fotografía en color, ya sean sustractivos o aditivos. Después de los procedimientos que necesitan tres negativos, los sistemas de reticulados o de mosaicos simplificaron mucho el proceso, ya que obtenían la selección de los colores primarios en una sola superficie.                                                                          El procedimiento Autochrome, lanzado por los hermanos Lumiére en 1908, se utilizaron durante algunos años y más tarde se abandonó su uso, por el alto coste. Una fotografía auto cromada mirada con lupa o ampliada, nos da la misma impresión visual que la de un cuadro puntillista

Primera cámara 35 mm.

En 1923 aparece en el mercado una máquina fotográfica ligera, versátil y nueva: la Leica. Esta cámara de 35 mm, que requería película pequeña y que estaba, en un principio, diseñada para el cine, se introdujo en Alemania en 1925. Fue creada por Oscar Barnack, un dependiente de la fábrica alemana de óptica Leit.Gracias a su pequeño tamaño y a su bajo coste se hizo famosa entre los fotógrafos profesionales y los aficionados.

Aparición Kodachome y Agfacolor

Durante este periodo, los primeros utilizaban polvos finos de magnesio como fuente de luz artificial. Pulverizados sobre un soporte que se prendía con un detonador, producían un destello de luz brillante y una nube de humo cáustico.A partir de 1930, la lámpara de flash sustituyó al polvo de magnesio como fuente de luz.                                                                                                                                        Con la aparición de la película de color Kodachrome en 1935 y la de Agfacolor en 1936, con las que se conseguían trasparencias o diapositivas en color, se generalizó el uso de la película en color en 1941 Kodacolor, contribuyó a dar impulso a su popularización.

  Primeros objetivos por Zeiss

Los avances en las prestaciones de los objetivos, llegaron a partir del año 1903 con los objetivos fabricados por Zeiss. Otros progresos fueron aportados por el sistema réflex en 1828. La primera cámara réflex binocular con un objetivo para la toma, otro para el encuadre y el enfoque, fue construida por H.Cook en 1865

Polaroid Land, por Edwin Herbert Land

Algunos investigadores se dedicaron a experimentar el método de fotografía instantánea, es decir, con la posibilidad de revelar la película en interior del aparato, en lugar de la cámara oscura.La fotografía instantánea se hizo realidad en 1947, con la cámara Polaroid Land, basada en el sistema fotográfico descubierto por el físico estadounidense Edwin Herbert Land.

Añadió a la fotografía de aficionados el atractivo de conseguir fotos totalmente reveladas pocos minutos después de haberlas tomado.

Inaguracion de Fotoseptiembre. Acercar la imagen

 

1.- Selecciona la imagen más poderosa, la que mas llama la atención o mas te gusta.

Titulo: Sé mi desnudes

Autor: Marcela Vásquez Russo

Técnica: Blanco y negro

Es una fotografía donde  se muestra el cuerpo de una mujer y donde se le da mayor énfasis a las piernas y no se muestra la cara completa de la modelo, las fotos son en formato blanco y negro, la fotógrafa es Marcela Vásquez; los ángulos  de las fotografías y la luz están de tal forma que la parte del cuerpo que esta en primer plano se vea con mas luz y se da un oscureciendo progresivamente.

2.- Seleccionar la imagen menos poderosa, la que menos llama la  atención o no te gusta.

Título: Cicatriz

Autor: Daniel Ruiz Lucero

Técnica: Impresión digital a color

            La fotografía se ve aparentemente el proceso de cicatrización de una herida desde donde se muestra abierta hasta donde casi desaparece en cicatriz. La impresión es digital a color, las fotos solo muestran un tipo de luz que aparentemente la cámara tiene la función de flash automático, no tiene juego de ángulos, la toma siempre es a un mismo lugar y son muy sencillas, cin complicaciones.

Giséle Freund: La Fotografía como documento social

1. Las relaciones entre las formas artísticas y la sociedad

 

El gusto no es  una manifestación inexplicable de la naturaleza  humana, sino que se forma en función de unas condiciones  de vida muy definidas que caracterizan la estructura social en  cada etapa de su evolución. Cuando la burguesía, se volvió prospera se recreo en dar  a sus retratos, los gustos de la época se hallaban de términos por la clase noble.

El tipo ideal deja de ser  suntuoso, en su lugar aparece el rostro burgués. La civilización cortesana, que había encontrado su mayor expresión artística en los cuadros  y pasteles de la Tour y de  Watteau característicos por su liderazgo y alborozo, cede del sitio a la cultura burguesa y a los colores grises, macizos y pesados de un David.

Toda la variación en la estructura social influye tanto sobre el tema como sobre las modalidades de la expresión artística. En el siglo XlX, en la era de la maquina y del capitalismo moderno, se vio como se modificaban no solo el carácter de los rostros en los retratos, sino también la técnica de la obra  de arte.

Con la litografía, inventada en 1798 por Alois Senefelder, e importada a Francia años mas tarde por Philippe de Lasteyrie, se había dado así un gran paso a la democratización del ate.

En la vida contemporánea, la fotografía desempeña  un papel capital. Se ha vuelto indispensable para la ciencia como para la industria, es el punto de arranque para mas media.

La fotografía posee la aptitud de expresar los deseos y las necesidades de las capas sociales dominantes y de interpretar a su manera los acontecimientos de la vida social. Solo tiene  una objetividad facticia. El lente, ese ojo  imparcial, permite todas deformaciones posibles de la realidad, dado que el carácter de la imagen se halla determinado cada vez por la manera de ver del operador y las exigencias de sus comanditarios. Es uno de los medio más eficaces de modelar nuestras ideas y de influir en nuestro comportamiento.

 

2. Precursores de la fotografía

El retrato fotográfico corresponde a una fase particular de la evolución social, el asenso de amplias capas de la sociedad hacia un mayor significado político y social.

El ascenso de esas capas sociales ha provocado la necesidad de producirlo todo en grandes cantidades, y particularmente el retrato. Esa evolución  transformada al mismo tiempo  la producción artesana del retrato en una forma cada vez mas mecanizada de la reproducción de los rasgos humanos. El retrato es el grado final de esa evolución.

El retrato, que en Francia era, privilegio de algunos círculos, se somete, con el desplazamiento social, a una democratización. Ya desde antes de la democratización francesa, la moda del retrato comienza a extenderse en los medios burgueses. En Francia  fue el dominio público en 1819, se debió, en una ancha medida, su desarrollo técnico y su expansión.

En presencia de la clientela burguesa, el pintor retratista se veía enfrentado a una doble tarea, por un lado, imitar en sus retratos el estilo a la moda de los pintores cortesanos, por el otro suministrar retratos a precios que se ajustaran a los recursos económicos de  esa clase.

La nobleza era una clientela difícil, exigía un oficio  perfecto.

Una forma de retrato correspondía  particularmente a tales exigencias, el retrato miniatura. Ajo la forma de tapas de polveras, de dijes, cabía siempre la posibilidad de  llevar consigo los retratos. De moda en los medios aristocráticos y mas por acentuar  el encanto de la personalidad, fueron las primeras formas de retratos adoptadas por la capa ascendente de la burguesía, significaron para esta  una manera de expresar su culto de la individualidad. Eso explica que muriera hacia 1850,  raíz del definitivo asentamiento del orden de la sociedad burguesa y después que la fotografía privara a esa artesanía de toda posibilidad de supervivencia.

En su origen y evolución, todas las formas de arte revelan un proceso idéntico al desarrollo interno de las formas sociales.

En 1789 se había reivindicado los derechos del hombre y del ciudadano. Defendía los derechos de su clase, era el mismo que posaba como modelo para la fisionotracistas de París.

En tiem0o de Luis XlV se había inventado un nuevo procedimiento para hacer retratos. Constituía una diversión recortar en papel de charol el perfil de los amigos, este recibió el nombre de silhoutte.

La silueta es una forma abstracta de representación. El retrato-silueta no exige ningún estudio especial de dibujo. El publico lo aprecio sobremanera en razón de su rapidez de ejecución y de sus módicos precios.

La invención de la silueta provoco el nacimiento  de una nueva técnica entre 1786 y 1830, conocida bajo el nombre de fisionostrazo.

Su inventor fue Pilles-Louis Chretien, nacido en Versalles en 1754.

En 1786, consiguió inventar  un aparato que mecanizaba la técnica del grabado y permitía ganar bastante tiempo. La invención combinaba dos modos distintos del retrato, el de la silueta y el del grabado, creando así  un arte nuevo. Califico su aparato de fisionotrazo.

El fisionostrazo se basaba en el principio tan conocido del pantógrafo. Se trataba de un sistema de paralelogramos articulados susceptibles de desplazarse por un plano horizontal. Con ayuda e un estilete seco, l operador seguía los contornos de un dibujo. Un estilete entintado seguía los desplazamientos del primer estilete y reproducción el dibujo a una escala determinada por su posición relativa.

Ex grabadores y ex pintores de miniaturas adoptaron esta nueva técnica, pues su agonizante profesión ya no les ofrecía ningún medio de existencia.

Los fisionotracistas no tardaron en perfeccionar su técnica.

 Godord también hizo camafeos y retratos en miniatura inspirándose en las siluetas.

Los fisionotracistas, particularmente los tres mas conocidos, Quenedey, Godord y Chretien, practicaban entre si una  competencia encarnizada.

El fisionotrazo  puede considerase  como un símbolo de un periodo de transición  entre el antiguo y nuevo régimen. Constituye el precursor inmediato del aparato fotográfico en una línea evolutiva cuyo logro mas reciente  es, hoy en día, el procedimiento conocido comercialmente  bajo el nombre de fotomatón y, para el color, el polaroid.

El fisionotrazo no tiene nada que ver con el descubrimiento técnico de la fotografía. Sin embargo, se le puede considerar como su precursor ideológico.

 

3. La Fotografía bajo la Monarquía de Julio (1830-1848)

El 15 de julio de 1839. Un grupo de diputados propuso a la Cámara que el estado adquiriera el invento de la fotografía y lo hiciese público. De este modo la fotografía ingresaba a la vida pública.

El 28 de julio de 1831, un parisino expuso su retrato al mismo tiempo que el de Luis Felipe, acompañándolos de la siguiente inscripción: "ya no existe distancia alguna entre Felipe y yo; el es rey-ciudadano, yo soy ciudadano-rey".

Tenderos, merceros, relojeros, sombrereros, drogueros y toda clase de gente que no disponían, mas que de un pequeño capital y solo poseían una instrucción primaria suficiente para llevar su contabilidad, fueron los elementos de esas capas de la burguesía media que encontraron en la fotografía el nuevo medio de autor representación conforme a sus condiciones económicas e ideológicas. Fueron ellos quienes crearon por primera vez una base económica sobre la que podía desarrollarse el arte del retrato accesible a las masas.

La fotografía en un principio se vio adoptada por la clase social dominante, la que tenia en sus manos el poder verdadero: industriales, propietarios de fabricas, banqueros, hombres de estados y sabios entre otros. y poco a poco fue descendiendo a las capas mas profundas de la media y pequeña burguesía, a medida que se incrementaba la importancia de esas formaciones sociales.

La oposición democrática era a la izquierda de la oposición republicana. Su jefe era Francois Arago, notable a la vez como sabio y como hombre político.  Escribe un periodista de su tiempo: "desde que Francois esta en la Cámara, ha practicado  la oposición a todos los gabinetes y a combatido en al tribuna todas las medidas violentas y reaccionarias". Argo fue el primero en reconocer la importancia que con el tiempo abría de cobrar la fotografía en las ciencias, en las artes y aun en otros dominios. Eso lo llevo a proponer, en la Cámara de diputados, la adquisición por el Estado de la fotografía.

En 1824  Nicéphore Niépce inventó la fotografía. El inventor había nacido en 1769, en Chalon-Sur-Saone.

Los nobles y las personas de tendencias monárquicas, como Niépce, que preferían retirarse a sus tierras y que se hallaban cada vez mas excluidos de la vida política, disfrutaban de una holganza suficiente para dedicarse a experimentos científicos, tales investigaciones presagiaban ya la aparición de la fotografía.

Daguerre, quien por su invento del diorama había llegado al estudio de los efectos luminosos, el merito de haber perfeccionado el procedimiento descubierto por Niépce hasta el punto de volverlo accesible a todos. Niépce murió el 05 de julio de 1833. Daguerre, que había conocido a Niépce, estipulo a la muerte de este ultimo, un contrato con su hijo, Isidore quien, por toda herencia, no había recibido de su padre más que la propiedad de su invento. En virtud de este contrato, juntos explotarían este descubrimiento.

No fue seguramente ninguna casualidad que, a finales del primer tercio de siglo, cuando las ciencias exactas empezaban a coger un amplio impulso varios sabios que se interesaban por la fotografía. y tuvieron que pasar quince años desde su nacimiento, para que el publico se enterara de aquel invento.

El proyecto de ley concedía al inventor  del DAGUERROTIPO, el pintor Daguerre, una renta vitalicia  de seis mil francos y al hijo de su excolaborador Niépce, otra de cuatro mil francos. El proyecto recibió la aceptación de las Cámaras por unanimidad. De esta manera el estado francés adquiría el invento el 19 de agosto de 1839.

El nuevo invento había despertado la atención y el interés de casi todos los medios sociales; sin embargo su imperfección técnica y los extraordinarios gastos que requerían en sus principios, solo la hacían accesible, de momento, a la burguesía acomodada.

El procedimiento Daguerre resultaba bastante incomodo. El primer lugar la palca metálica, sensibilizada a la luz, no podía utilizare sin  una previa exposición a vapores de yodo.

Si se trataba de paisajes había que llevar grande tienda y laboratorios ambulantes, pues todos los preparativos químicos tenían que  hacerse IN SITU. 

El interés del público por la fotografía y la impotencia económica que se le reconoció desde su principio se lograría una disminución en el precio de los aparatos y de todos sus accesorios.

Los perfeccionamientos empezaron por la óptica. Ya finales de 1839, el barón Séguier construía un aparato cuyo peso y volumen representaban la tercera parte de los Daguerre. Como esos aparatos solo pesaban catorce kilos, eran, en rigor, portátiles.

El perfeccionamiento tuvo por resultado la reducción del tiempo pose.

En todos los países de Europa, la daguerrotipia tuvo un éxito considerable, pero fue sobre todo en Norteamérica donde causo furor y origino un comercio floreciente.

entre 1840 y 1860, época en que la daguerrotipia florecía en América, esta se transformaba de una sociedad agrícola en una sociedad industrial, gracias a un sinfín de inventos técnicos, resultado del genio americano, tales como al refrigeración , la maquina segadora, los nuevos métodos de fabricación en serie, el aumento de la red de ferrocarriles, etc. crecían las ciudades. Es la época de la fiebre de oro y del nacimiento de las ciudades del oeste. La joven nación se sentía orgullosa de sus logros, y encontrar en la fotografía un medio ideal para inmortalizarse.

El procedimiento de colodión, descubierto por el pintor Le Gray, abría el camino al retrato fotográfico y, al mismo tiempo, el desarrollo de ciertas ramas de la industria, como la construcción de aparatos y la industria química, relacionada con la fabricación de placas.

De este modo, poco a poco, fue desapareciendo la daguerrotipia y simultáneamente, comenzaba la historia de la fotografía propiamente dicha.

 

4. Los primeros fotógrafos

El nacimiento de la fotografía, significa progreso,  aun que las actividades se vean condenadas al naufragio.

En la invención de la fotografía, comenzó una evolución durante la cual el arte del retrato, bajo las formas de la pintura óleo, de la miniatura y del grabado tal como se ejercía en fin para responder a ala demanda de la burguesía media, quedo casi totalmente desbancado.

Los artistas atacaban la fotografía como instrumento de oficio "sin alma ni intención"  que nada tenia que ver con el arte, al ver rota su oposición por necesidades de índole económica se sometieron a esta nueva profesión. La experiencia de los  oficios anteriores, les sirvió de mucho.

El descubrimiento técnico de la fotografía es inspiro la idea de una nueva forma  artística que, a su vez, suscitaba una técnica, le daba una orientación y le imponía unos deberes.

La fotografía  en el mismo umbral de su desarrollo, cuando existía una técnica muy primitiva, goza de un acabado artístico excepcional. Conforme va produciendo ese desarrollo, asistimos a un deterioro. Los primeros 10 años  preceden a su industrialización.

Esos primeros fotógrafos no pretendían hacer arte, trabajaban para si mismos y solo pocos conocían sus obras. Quienes manifestaban  hacer artes eran los comerciantes de la fotografía, pues  conforme disminuía la  calidad de sus trabajos hasta perder todo carácter artístico, adornaban la mercancía con etiqueta de arte.

A principios de  la segunda mitad del siglo, industrias especializadas fabricaban ya los utensilios necesarios. La preparación de  baños de revelado y fijado ya no exigía conocimientos de química., cualquiera podía procurarse de formato diverso, se publicaron manuales de fotografía.

Uno  de los fotógrafos más distinguidos e esa época fue el dibujante, caricaturista, escritor y aeronauta Félix Tournachon Nadar que abrió en 1853  un taller  fotográfico en la rue  Saint- La zare. Nació  en París en 1820 y pasó su primera juventud en Lyon, donde vivía su familia desde varias generaciones atrás. Su padre, por tradición familiar, era librero, editor e impresor. La familia de Tournachon pertenecía ala burguesía intelectual de provincias.

Bajo el  seudónimo de Nadar, comenzó escribiendo pequeños artículos.

En esa época no había aun luz eléctrica, únicamente unos escasos faroles, hacia 1836, el único medio de comunicación en  Paris era el coche ómnibus, y ni siquiera había más de un centenar de vehículos de este estilo.

La transformación de que fue objeto  la literatura, se hizo notar primero en la prensa. El incremento de la publicidad, desde entonces principal recurso del periódico y la introducción del folletín en 1836.

Alrededor de 1843, después que la fotografía pasara al dominio publico, apareció por primera vez en Paris una clase de proletarios intelectuales, la bohemia.

1840, bajo la denominación de bohemia, no constituía un todo homogéneo. Los individuos mas favorecidos de la bohemia, rozaban los cuarenta, mientras que Nadar y sus amigos solo tenían  veinte años más o menos. El primer grupo estaba compuesto de gente de los medios artísticos que ya habían  llegado y que gozaban de cierto prestigio y de cierta reputación.

Al igual que sus amigos Nadar trato salir adelante vendiendo artículos y dibujos. Las cosas no tardaron en  empeorar. No había encargos suficientes ni periódicos.

El buen burgués no quería saber nada de ese grupo tan mal considerado. Se sentían al margen de la sociedad, y realmente lo estaban  en razón de su miseria social.

Con un pincel y la pluma, Nadar parte primero en campañas contra esos burgueses, y en 1848, forma parte de esos intelectuales que exhiben sus simpatías por la revolución. De regreso a Paris, vuelve a entregarse  ala literatura. Escribe artículos, cuentos, pública dibujos y caricaturas. En 1849, funda la Revue Comique y hace caricaturas  humorísticas para el Journal pour- rire y para LE Chavari.  Se casa muy joven. Como gasta y despilfarra muchísimo, anda siempre metido en dificultades materiales.

Impulsado por la necesidad, se decide por adoptar la fotografía como nueva profesión. En 1853, cuando ya han pasado catorce años desde que la fotografía ingresara en el dominio  publico, a sus 33 años de edad, abre un estudio de fotografía. Sus fotografías no tardaron en hacerse celebres.

Antes las primeras fotografías de Nadar fija  sobre sus placas, la gente se queda fascinada. Son rostros que miran, que casi haban con una viveza impresionante. Las actitudes del cuerpo solo sirven  para acentuar la expresión. Nadar fue el primero en descubrir el rostro humano  a través del aparato fotográfico. La búsqueda de Nadar  no tiende ala belleza externa del rostro, aspira sobre todo a que resalte la expresión característica de un hombre. El retoque priva ala rostro de toda expresión interna y lo convierte en una imagen vulgar.

Nadar que realizaba la mayor parte de  sus retratos por amistad, no obtenía muy buenos resultados económicos, se dedico por entero al periodismo, al cabo de un periodo reincide en la fotografía que al menos le  prometía un ingreso.

Se le ocurrió tomar fotos  un globo, tuvo que adecuar la cámara oscura en la barquilla para poder prepara las placas antes de la exposición, solo en primavera realiza su primera toma. Había sacado una patente de invención, recibió por el ejército alemán, el nombramiento  de comandante de una compañía de aeróstatos. No tardo en interesarse por la aerostación, firmo un contrato con los hermanos Godard según el cual trabajarían juntos a fin de ampliar y mejorar e  invento. Fracaso varias veces en su intento, lo único que logro fue gastar una inmensa fortuna. Volviendo caer en la pobreza  y recurriendo nuevamente en la fotografía.

La invención de la fotografía le intereso por su  aspecto químico. Logro inventar el procedimiento seco del colodión  que desempeño un papel decisivo en la historia de la fotografía.

Le Gray abandono la pintura para convertirse en fotógrafo. para quien la cuestión artística  era una función  capital.

Cuatro años después de la solemne proclamación  en Francia del invento de la fotografía, en 1843 el pintor Hill consiguió obtener en Inglaterra unas imágenes  fotográficas de una belleza tal que, en varios aspectos todavía no se ha visto superada.

Hill nació en Perth, Escocia, en 1802. Hijo de librero, murió en Edimburgo en 1870. fue pintor. Recibió el encargo de  plasmar  para siempre el primer sínodo, por desgracia  era muy mal retratista, de  modo que se decidió a usar la fotografía.

El procedimiento que se conoció en Inglaterra era la calotipia,  inventada por el sabio Fox Talbot. Foz  Talbot, después de un viaje, callo en la investigación y luego en el descubrimiento de un procedimiento de negativo en papel vuelto transparente a base de cera. Esos  negativos tenían ventaja de  permitir múltiples pruebas,

En 1843, Hill se consagro por  entero ala fotografía, sus retratos son admirables.

El progreso técnico no es de  ningún modo, en si mismo, en enemigo del arte, al revés podría secundarlo. Privo el retrato fotográfico de todo valor artístico durante medio siglo. En virtud de las leyes de la economía racionalizada, el mismo ser humano, con su trabajo, debía vivir cada vez  mas sometido a la maquina, fenómeno que también comprobamos en la historia e la fotografía. Esta entra entonces en una nueva fase que la llevara a adquirir los mismos rasgos de la sociedad.

 

5. Los fotógrafos bajo el segundo Imperio (1851 - 1870)

Hacia 1850, la evolución social y económica de Francia sufrió una alteración que repercutió en la manifestación de las nuevas necesidades de las capas ascendientes. La política de Napoleón trajo a Francia un periodo de prosperidad. Industria y comercio tenían que prosperar, crecían la riqueza y lujo de la burguesía. A esos años corresponde el nacimiento de los grandes almacenes: "Le Bon Marchè", "Le Louvre", "La Belle Jardiniere".

La tarea principal de la fotografía consistía en satisfacer ese afán de representación. La primera sociedad fotográfica fue la "Société Héliographique", fundada en 1851. la asociación se componía sobre todo de sabios y artistas.

Las preferencias recaían sobre los grandes formatos; las fotografías solían alcanzar casi medio metro de altura, y su realización evidenciaba una extraordinaria preocupación por el acabado. Su calidad artística residía en general en su integridad de todo retoque.

El oficio del fotógrafo atraía sobre todo, por los escasos conocimientos que reclamaba a toda clase de individuos privados de bases seguras de subsistencia, salidos de la indefinida masa de los frustrados e incapaces, por falta de cultura, de llegar a carreras mas elevadas.

Hacia 1852-1853 en el boulevard des Italiens, centro de París, un nuevo estudio fotográfico abre sus puertas, dirigido por un tal Disderi, el cual estaba dotado de una inteligencia práctica y del sentido de la realidad. Trabo amistad con el dibujante Chandellier que precisamente acababa de heredar una gran fortuna de un anciano tío, cura de aldea. Disderi obtuvo así el dinero necesario para establecer un taller de vasta envergadura.

Fue el primero en captar, con un instinto muy acertado, las exigencias del momento y los medios de satisfacerlas. Vio que la fotografía solo resultaba accesible a la pequeña clase de los ricos.

El fotógrafo se veía obligado en consecuencia a elevar sus precios; como en general trabajaba sin ayuda, le resultaba imposible suministrar  sus productos en gran cantidad. Disderi comprendió estas deficiencias y comprendió asimismo que el oficio solo daría resultados a condición de ampliar la clientela  y de aumentar los encargos de retratos. Reduciendo el formato creo retrato tarjeta de visita que correspondía aproximadamente a nuestro actual formato de 6 a 9cm. Reemplazó la placa metálica por el negativo de vidrio, ya inventado desde hacía tiempo, y de cliché y entregar una docena de copias.

Gracias a ese cambio radical de formatos y precios, Disderi logró la popularidad definitiva de la fotografía.

Disderi comenzaba a crear una autentica moda del retrato fotográfico. Napoleón III al salir hacia Italia a la cabeza de su ejército, el 10 de mayo de 1859, se detuvo ante el establecimiento de Disderi para hacerse una fotografía mientras el ejército entero, en apretadas filas arma al hombro, le esperaba. De inmediato, el entusiasmo por Disderi no conoció límites. El mundo entero se enteró de su nombre y empezó a visitarlo.

El aparato fotográfico había democratizado el retrato de manera definitiva. Ante la cámara, artistas, sabios, hombres de Estado, funcionarios, y modestos empleados son todos iguales.

El 1854 Disderi, buen negociante, hizo patentar su invento de la tarjeta de visita e instaló una imprenta fotográfica, en la cual podía entregar en 48 horas miles de copias a precios relativamente mínimos.

El teatro, gracias a la publicación de los retratos de sus actores, se vuelven aun más popular. Disderia arruinaba a los artistas fotógrafos que no querían adaptarse disminuyendo precios. Sin embargo fue victima de su propia invención.

Disderi juega al hombre rico ocupándose más de la especulación de terrenos que de sus negocios. Su reputación va disminuyendo gradualmente al tiempo que aumenta el descontento de sus clientes. Le abandonan por otros fotógrafos mas concienzudos que, a pesar de la patente sacada por Disderi, también comienzan a hacer retratos llamados de tarjeta de visita. Y de pronto de encuentra tan pobre como cuando inicio su carrera. No le queda mas remedio que abandonar sus talleres y vender sus vienes. Lleva una vida miserable, auxiliada por algunos amigos. Arruino su salud y muere sordo y casi ciego en un asilo publico de Niza.

El gusto de Luís Felipe abarcaba todo aquello que pudiera fortalecer el sentimiento nacional, el patriotismo y la veneración de la casa reinante.

El valor del fotógrafo Disderi como hombre de negocios residía en el hecho de que adaptaba su producción, no solo a la situación económica de la clientela, sino también a sus condiciones intelectuales.

Los accesorios característicos de un taller fotográfico de 1865 son la columna, la cortina y el velador. En medio de tal disposición se coloca apoyado, sentado o erguido, el protagonista de la fotografía, de pie, de medio cuerpo o en busto. El fondo queda ampliado, de acuerdo con el rango social del modelo, mediante accesorios simbólicos y modestos. Nuevas técnicas, de modo general, se desarrollan según las necesidades de la época. El burgués, suscita el nacimiento de una  técnica capaz de eliminar de su imagen todos los detalles molestos que la simple pose no lograba disimular, como eran las pecas, una nariz ridícula, las arrugas, etc. Esa técnica es el retoque. Gracias al retoque, el fotógrafo tenia la facultad de eliminarlo que pudiera desagradar a la clientela.

El retoque del negativo fue un invento del fotógrafo Muniques Hampfstangl. En la exposición de 1855, en Francia, se exhibieron por vez primera, pruebas retocadas. El retoque fue un factor decisivo en el desarrollo ulterior de la fotografía. Supuso así mismo el principio de su decadencia, pues su empleo desmedido y abusivo eliminaba todas las cualidades características de una reproducción fiel, despojando a la fotografía de su valor esencial.

Disderi en 1862 publicaba una Esthétique de la photographe. En efecto escribía Disderi, el fotógrafo podrá expresar, igual que el pintor, el espectáculo natural con sus formas, sus accidentes de perspectiva, de luz y de sombra. Definía las cualidades de una buena fotografía con ayuda del siguiente programa:

  • Fisonomía agradable
  • Nitidez general
  • Las sombras, las medias tintas y los claros bien pronunciados, estos últimos brillantes.
  • Proporciones naturales
  • Detalles en los oscuros
  • Belleza

Disderi impone la condición de que "la actitud esté en armonía con la edad, la estatura, los hábitos, las costumbres del individuo".

La fotografía ya no se limita a un valor de documento: se ha vuelto símbolo de la democracia.

 

6. Los Movimientos Y La Actitud De Los Artistas De La Época Con Respecto A La Fotografía

En la época de la cooperación de la ciencia y de las nuevas necesidades de expresiones artísticas, la fotografía fue objeto de violentas polémicas, saber si el aparato no era más que un instrumento técnico o si había que considerarlo como un medio para expresar sensaciones artísticas individualmente, ponía en discusiones a los artistas, críticos y fotógrafos de esa época.

En la transformación social y económica de esa época, hubo un desplazamiento de los estados de conciencia, y dio como resultado, el descubrimiento de una nueva conciencia de la realidad y una apreciación desconocida de la naturaleza, impulsándose hacia la objetividad, que corresponde a la esencia de la fotografía.

Esa época encuentra su mejor expresión en la filosofía positiva, la cual exige una actitud científica, una reproducción fiel de la realidad en la obra del arte, despertando un gran interés por la fotografía.

Los partidarios de tal teoría, situaban a igual nivel el aparato fotográfico y la paleta, declaraban que aun admitiendo que fuera el aparato el que efectuara la fotografía, el gusto artístico del operador intervenía con la fuerza similar en la originalidad, en la composición y en la iluminación del tema.

La opinión adversa pretendía que la fotografía apenas era capaz como máximo de proporcionar una labor mecánica que no tenía ninguna afinidad con el arte.

Por su relación con el movimiento realista o naturalista, el valor y la influencia de la fotografía en el arte sufrieron diversas discusiones. La moda del retrato que gozaba cada vez con mayor favor entre el público, fue pretexto para esa opinión.

Para comprender una obra de arte, un artista, un grupo de artistas, hay que representarse con exactitud el estado general de pensamiento y costumbres a que pertenecían. Las producciones de la mente humana, al igual que las de la naturaleza viva, sólo se explican a través de su ambiente, (Taine).

La gran aceptación del retrato fotográfico explotado en su mayoría por gentes que sólo buscan enriquecerse lo antes posible, consolidaba grandemente la mala reputación de la fotografía en el mundo artístico.

Baudelaire opinaba que la fotografía se había vuelto pretexto para un cáustico desafío dirigido a esa clase de mentes no instruidas y obtusas que juzgan las cosas únicamente por sus contornos.

El artista que vivía del retrato, veía como disminuían sus encargos de día a día, el gran culpable era la fotografía y no ha de extrañarnos que la mayoría de artistas, e especial aquellos de mediano talento, manifestaran una profunda hostilidad por esa moda que no dejaba de ganar terreno.

 

7. Expansión Y Decadencia Del Oficio De Fotógrafo (1870-1914)

Casi todos los artistas le negaron a la fotografía la dignidad de la obra de arte, en esto contribuyeron las diversas consideraciones estéticas, al igual que cierta aprensión por la competencia.

Los fotógrafos, en oposición a los artistas, se mostraban unánimes: la fotografía se relacionaba con el arte y no con la industria; esa manera de ver las cosas les concedía un mayor crédito entre el público. Desde el momento en que tuvieron que enfrentarse con la competencia en su propio campo, su oposición se modificó y se orientó según las ventajas que esperaban obtener de las circunstancias. Esta competencia empieza con la extensión del oficio del fotógrafo.

El retrato del artista fotógrafo cobró gran impulso en las últimas décadas del siglo XIX., a finales del siglo aparecen aparatos de manipulación más fácil. "Apriete el botón,  nos encargamos de lo demás", fue la celebre divisa de Kodak que revolucionaría de arriba abajo el mercado de la foto.

La fotografía adicionada adquiere un gran impulso, el comercio obtiene por tal causa enormes ingresos.

El Photomaton, máquina totalmente automática que, en pocos minutos, fotografía, revea y realiza varias pruebas sobre papel, priva al fotógrafo profesional de los considerables recursos de las fotos de identidad.

En los diez primeros años de la fotografía, parecía como las artes, envuelta por el misterio de la creación. Más tarde, con la simplificación de procedimientos, la fotografía acabaría perdiendo prestigio.

A esa evolución se consumo la decadencia artística del retrato fotográfico, se vio motivada por el hecho de que el fotógrafo dependía del gusto de su clientela y estaba obligado a trabajar a bajo precio.

Por esa época se inventaron nuevos procedimientos como papeles de carbón, la goma, al óleo, al dibujo, al bromo, etc....con la ayuda de los cuales se pretendía que la fotografía se pareciera cada vez más a la pintura al óleo, al dibujo, a los aguafuertes, litografías y demás técnicas del dominio de la pintura. Su principal efecto consiste en reemplazar la nitidez del objetivo por el difuminado.

Cuanto mayor impresión daba la fotografía de ser un sustituto de la pintura, más dispuesto estaba el gran público poco cultivado a encontrarla artística. A fin de acentuar retoques y productos químicos con objeto de lograr distintas tonalidades en esas pruebas que hoy llamaríamos no-fotografías.